Quantcast
Channel: LA BITACORA DE MANECO
Viewing all 2226 articles
Browse latest View live

ASTÉRIX CHEZ LES PICTES: BUENA COPIA DE UNA MALA COPIA

$
0
0
Astérix chez les pictes. Guión: Jean-Yves Ferri. Dibujos: Didier Conrad. Color: Murielle Leroi, Thierry Mébarki y Raphaël Delerue. Portada: Didier Conrad y Albert Uderzo. 48 páginas a todo color. Les Éditions Albert René. ISBN: 978-2-86497-266-2. Francia, octubre de 2013.

Digámoslo de entrada, para tener tiempo de ir procesando el desencanto. Astérix chez les pictes, la nueva, promocionada y tan esperada aventura del héroe de las galias creado por René Goscinny y Albert Uderzo en 1959, es un acto fallido. Otro, si tenemos en cuenta la performance creativa de la saga tras la muerte de Goscinny y el desbarranque metódico y continuo que eclosionó con ¡El cielo se nos cae encima! (2005) y El aniversario de Astérix y Obélix. El libro de oro (2009). Por mucho que duela, Uderzo solo no pudo sostener el alto listón enarbolado por este fenómeno cultural globalizado, que sí supo mantener su identidad francesa (salvo, claro está, en el nefasto episodio de McDonalds).


La decisión de traspasar el mando a nuevos autores, representantes de una nueva generación de historietistas, sea o no compartida por quien escribe y por quienes leen, abría la puerta a la posibilidad cierta (y deseada) de recomposición, revitalización y puesta a punto de un hecho comercial que mantiene intactas las potencialidades necesarias para revalidar sus pergaminos de hecho artístico. Al frente de semejante tarea, Jean-Yves Ferri (guión) y Didier Conrad (dibujos) lograron un trabajo indiscutiblemente profesional. Pero nada más.


Sumatoria de todos los cliches de la serie, armada de acuerdo al recetario estándar que estipulara Uderzo, Astérix chez les pictes juega a retomar las sagas de los grandes viajes desarrollada por Goscinny en numerosos álbumes que le sirvieron para, entre otras cosas, construir sentido (y generar sentido del humor) a través de la comparación tópica entre las características nacionales representativas de galos, godos, normandos, hispanos, belgas y un colorido etcétera. Ferri y Conrad añaden a este recorrido a los pictos escoceses, en una historia básica centrada en la lucha entre clanes, con referencias (obvias y no tanto) al Capitán América, al monstruo del lago Ness y al piel roja Oumpah-Pah, primerizo personaje de la dupla Goscinny-Uderzo. Pero el amontonamiento, como suele suceder, no implica sumatoria.


Una oportunidad no del todo aprovechada, hablando de Astérix, es una oportunidad perdida. Y este relanzamiento, a mi entender, falla al persistir en el anclaje de la aventura dentro de los parámetros genéricos de la comedia. Es decir, del entramado de secuencias pretendidamente humorísticas, con la intención de hilvanar una travesía que refiera a las situaciones cotidianas de la vida y genere la risa del público lector. Principalmente, porque en el adn originario de la irreductible aldea, Goscinny había hecho crecer el árbol de la parodia, o sea de la interpretación satírica de la existencia, de una obra de arte o de una temática específica. Apelando siempre a la ironía y dejando de lado la burla.


Como en los álbumes firmados integralmente por Uderzo, la visión de Ferri y Conrad reproduce la forma original, desatendiendo la naturaleza de los contenidos que la sostuvieron y la hicieron trascender. Astérix chez les pictes tiene el cuerpo, pero no el alma. No pasa de una buena copia de una mala copia.
Fernando Ariel García

Bonus Track: 
Le Figaro, el diario más longevo de Francia, le dedicó una cobertura especial a la aparición de Astérix chez les pictes, incluyendo un dibujo especial de Didier Conrad; y cuatro portadas alternativas encargadas a Joan Sfarr, François Boucq, Philippe Geluck y Al Coutelis.






LOS CÓMICS DE FEDERICO FELLINI

$
0
0
La relación de Federico Fellini con las historietas fue mucho más importante de lo que se supone: Fanático de chico y guionista de Flash Gordon en sus comienzos, una vez que pasó detrás de cámara creó personajes inspirados en protagonistas de historietas y hasta intentó trasladar a la pantalla el sobrio encuadre de los grandes dibujantes norteamericanos de los años ‘30. Hacia el final de su vida, la relación con Milo Manara lo llevó de vuelta a ese primer amor: escribió guiones, trazó bosquejos, supervisó colores y corporizó en cuadritos las películas que no pudo hacer. A veinte años de su muerte, Fernando Ariel García y Hernán Ostuni rememoran los grandes hitos de esa relación. 


Carpas circenses. Mediocres actores de vodevil. Mujeres gordas que cambiaban su abundante cuerpo por mínimas raciones de pescado fresco. Un pequeño cine. Algunas historietas. La cálida arena de una playa acariciada por las aguas del Adriático. La mochila de esperanzas al hombro y un cheque en blanco librado por la imaginación. El resguardo de la memoria como patria de la identidad. Postales inconscientes de una Rímini de posguerra que Federico Fellini dibujó incansablemente en el estudio cinco de Cinecittà, perpetuando en el movimiento continuo de la imagen cinematográfica un pasado violentado por el urbanismo y la historia.

Rímini, idealizada por Milo Manara, amigo, admirador y colaborador de Fellini 

Tras dos décadas de ausencia, a la indiscutida figura del Fellini cineasta se le van sumando los justos reconocimientos al Fellini historietista, lógico paso posterior a las alabanzas despertadas por el Fellini humorista gráfico, descubierto masivamente tras la edición prolija y cuidada de sus caricaturas para los medios de comunicación. Fellini era un fanático del fumetto (vocablo con que los italianos definen a las historietas). No sólo de los personajes y las aventuras que poblaban las revistas baratas de su adolescencia, sino de las capacidades comunicativas de un medio que supo ser bastardeado sin misericordia por algunos defensores del séptimo arte. “El mundo del cómic podrá prestar generosamente al cine sus escenografías, personajes e historias, pero no su atractivo más secreto e inefable, que es el de la fijeza, la inmovilidad de las mariposas clavadas con un alfiler”, escribió en un prólogo de 1986 dedicado al análisis comparativo entre ambos medios.


Cuando huyó de su casa a los 17 años tras las huellas de los carromatos del circo, Fellini recaló en Florencia y en las oficinas del editor Mario Nerbini, dueño de L’Avventuroso, la revista responsable de la aceptación definitiva de la historieta en Italia, gracias a la publicación seriada de Flash Gordon y Mandrake el mago, dos de las lecturas favoritas del propio Fellini. Como era un buen caricaturista, consiguió colocar gran cantidad de sus dibujos en los semanarios satíricos 420, Marco Aurelio y Domenica del Corriere.

Geppi, la bimba atomica, historieta de Fellini


El 30 de noviembre de 1938, las historietas norteamericanas desaparecieron de las páginas de L’Avventuroso. ¿La causa? A través del Ministerio de la Cultura Popular, Benito Mussolini había prohibido la importación de todo material gráfico proveniente de los Estados Unidos. Pero como ésos eran los cómics que vendían la revista, Nerbini decidió seguir publicándolos aunque no tuviera acceso a los originales. Sin pensarlo dos veces, encargó a diversos autores locales la continuación de las respectivas historias. En el reparto (1), Flash Gordon cayó en las manos de Federico Fellini (guión) y Giove Toppi (dibujos).

Página del Flash Gordon atribuido a Fellini

Hasta que L’Avventuroso cerró sus puertas en 1943, el hombre de Rímini imaginó los encontronazos entre el rubio aventurero intergaláctico y su eterna némesis, el malvado Ming, despótico emperador del planeta Mongo. “A partir de lo que había leído y teniendo en cuenta lo que se había publicado hasta el momento del cese, fui configurando el desarrollo de varios episodios –sostuvo Fellini poco antes de su muerte–. Mientras yo trataba de imaginar cómo la habría continuado Alex Raymond (creador de Flash Gordon), Giove Toppi intentaba copiar su estilo gráfico.”

Dibujo de Alberto Sordi, caracterizado como El jeque blanco, realizado por el propio Fellini como anotación para su largomentraje homónimo 

En 1951 Fellini inició su carrera cinematográfica tras las cámaras, trasladando al celuloide, de una u otra forma, sus motivos de ensoñación infantil. El mundo del cómic se presentó tamizado por la personalidad del director, filtrándose de manera solapada en la conformación física de los personajes, en algunos pasos de comedia y en la abundante riqueza visual de sus películas. “Para mí, las historietas son un punto de referencia. Una visión desde donde desarrollar las situaciones, como una fábula pero real. Perdonen que me cite a mí mismo, pero en Amarcord intenté reconstruir el sobrio encuadre de los grandes dibujantes norteamericanos de los años ‘30, principalmente Winsor McCay (autor del clásico Little Nemo in Slumberland)”, dijo Fellini a la RAI.

En algunos segmentos de Amarcord, Fellini reconstruyó la ambientación onírica y el sentido del encuadre del Little Nemo in Slumberland de Winsor McCoy

A mediados de 1982, Roma se vistió de gala para homenajear al gran Fellini. Las muestras que se montaron en museos y locaciones famosas de la ciudad dieron cabida a todas las expresiones artísticas, incluida la historieta. Milo Manara, talentoso discípulo de Hugo Pratt que había tomado por asalto la industria editorial con El Rey mono, H.P. y Giuseppe Bergman, sorprendió con el relato breve Senza titolo, un delicioso, galopante y onírico recorrido por el universo felliniano a cargo de Guido Anselmi, el director de cine en plena crisis existencial que Marcello Mastroianni había corporizado en Ocho y medio. “Desde que vi esa película, mi visión del mundo estuvo marcada por la mirada de Fellini”, declaró Manara en ocasión de presentar el comic que también rendía tributo a Nino Rota (1911-1979), músico predilecto del director.

Y la nave va, litografía de Manara sobre la película del mismo nombre 

Fellini cayó obnubilado frente a estas cuatro (hoy clásicas) páginas. Y le concedió al dibujante un pasaporte al centro del mito. “Conocedor de mi admiración hacia su persona y su obra –comenta Manara–, Federico me invitó a Cinecittà a presenciar la filmación de Y la nave va”. Un momento histórico que, sin saberlo los protagonistas, daría comienzo a una hermosa amistad. Y a una notable colaboración. Devolviendo gentilezas, Manara ambientó una de las escenas más calientes de ¡Clic! en la penumbra de un cine donde se proyectaba, no casualmente, el Casanova que había filmado Fellini. Piropeándose en cuanto reportaje concedieran, los dos artistas fueron descubriendo afinidades y tomando posiciones conjuntas. En 1986, mientras Fellini llevaba adelante su cruzada contra el por ese entonces magnate televisivo Silvio Berlusconi, debido a la insufrible cantidad y duración de las tandas publicitarias que se le infligían a sus películas al ser emitidas por la televisión privada italiana, Manara realizó Reclame (“publicidad” en italiano), manifiesto en donde el Casanova interpretado por Donald Sutherland queda descerebrado tras las interferencias comerciales que embrutecen su mensaje artístico.


Manara apoya a Fellini en su lucha contra la política de idiotización berlusconiana

Un personaje que desde su concepción tuvo destino de historieta es Snaporaz, el profesor de mitología griega que Mastroianni personificó en La ciudad de las mujeres (1979). De acuerdo con el propio Fellini, Snaporaz lleva ese nombre “en tributo de afecto y gratitud a personajes de mi infancia como Panciolini, Cagnara, Arcibaldo y Petronila (nombres italianos de Trifón y Sisebuta, protagonistas de la tira Bringing Up Father, conocida en castellano como Pequeñas delicias de la vida conyugal o Educando a papá)”. Además, el afiche de la película fue realizado por Andrea Pazienza, historietista amigo de Manara y habitual colaborador de influyentes revistas europeas. Y por último, al preparar los borradores de Entrevista (1987), Fellini bocetó un dibujo en donde se leía “El viejo Snaporaz como Mandrake”, aunque finalmente Mastroianni terminara interpretándose a sí mismo, disfrazado como el mago por estar filmando la publicidad de un detergente. Por una extraña combinación alquímica, Snaporaz parecía ser el alter ego de Fellini y Mastroianni simultáneamente, al tiempo que corporizaba también la atracción que ambos sentían hacia el noveno arte.

Afiche de Andrea Pazienza para La ciudad de las mujeres

Entrada la segunda mitad de los ‘80, Fellini se trasladó a México para reunirse con Carlos Castañeda. Su intención era convencerlo de rehacer juntos, en un largometraje, las peripecias que el etnólogo escritor había retratado en su libro Viaje a Ixtlan (1973), narrando sus vivencias junto a un brujo mexicano, descubriendo y desnudando la pobreza de la cultura occidental. Si bien no logró su cometido, decidió al menos contar los acontecimientos sufridos durante la trajinada y fallida excursión, en un folletín ilustrado por Manara para el diario Corriere della Sera entre 1986 y 1987. Apenas terminada la serialización del relato, Manara le pidió a Fellini permiso para adaptarlo en historieta. “Acepté convencido de que esta experiencia acabaría con mi deseo de filmar esta aventura”, dijo Fellini antes de imponer dos condiciones: Que el cómic arrancara en su querido estudio cinco de Cinecittà y que incorporara a su amigo el periodista Vincenzo Mollica en la acción.


Aunque al principio no lo deseaba, Fellini se fue metiendo (y comprometiendo) más y más en la confección de la historieta, pasando a dirigir meticulosamente la diagramación de la página, los encuadres, el diálogo de los personajes y hasta el color aplicado en cada viñeta. Pero el cambio más importante lo imprimió al promediar la página 16. Cansado de verse dibujado, Fellini consiguió que su imagen se convirtiera en la de un apuesto y juvenil Mastroianni, a quien bautizó (no podía ser de otra manera) Snaporaz. En ese instante, Viaggio a Tulum dejó de parecer un homenaje a Fellini y se erigió en la nueva película de Federico. “Me sentí en mi ambiente natural, el de los estudios de cine, dejándome llevar por los cambios abruptos, el placer y la alegría de un viaje maravilloso al relato, a la invención –se sinceró el autor de Las noches de Cabiria–. Los lápices y pinceles del amigo Manara son el equivalente de mi puesta en escena, el vestuario, los rostros de los actores, los decorados y las luces que utilizo para contar mis filmes.” Serializada en la revista italiana Corto Maltese durante 1989, la historieta incorporó a su trama explícitos homenajes al noveno arte (se menciona a Flash Gordon y a Mandrake; aparecen Alejandro Jodorowsky y Moebius, autores de la saga de El Incal) en una aventura “fascinante y sugestiva justamente por lo que tenía de indescifrable”, como apuntó Fellini en el prólogo de la edición en libro.

El momento del cambio en Viaggio a Tulum
  
Al principio de Viaggio a Tulum, una hermosa metáfora corporizó las películas nunca realizadas por Fellini en un cementerio submarino de aviones, hundidos en el fondo del estanque de Cinecittà. Uno de ellos llevaba grabado en el fuselaje la palabra “Mastorna”. El viaje de G. Mastorna era el título del filme que Fellini iba a realizar en 1965, bajo producción de Dino de Laurentiis. Y aunque se habían comenzado a construir monumentales decorados, la filmación nunca llegó a concretarse, la relación entre director y productor se rompió y un terrible embargo cayó sobre los bienes de Fellini. Por esta razón, durante la puja legal Fellini colaboró con el dibujante Dino Buzzati en la historieta/encuesta In cerca dell’Italia misteriosa, para el Corriere della Sera.

En un descanso de la filmación de Entrevista, Marcello Mastroianni (vestido como Mandrake) charla con Fellini

Después de la satisfactoria experiencia de Tulum, Fellini decidió continuar trabajando con Manara. Le encargó los afiches de Entrevista y La voz de la Luna, y se abocó a la escritura de cortas historietas unitarias mientras Manara producía la limitadísma carpeta de cinco ilustraciones Dedicato a Federico Fellini (1989) para la editorial Art Core. Finalmente, las aventuras autoconclusivas fueron dejadas de lado cuando Fellini decidió retomar el proyecto Mastorna. Avanzando en la dirección del cómic, bocetó las 23 páginas de la primera parte de la trilogía de Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, descartando los brillantes colores a favor de una mucho más sugerente y fantasmagórica aguada. Después de consultarlo con Manara, le otorgó al protagonista el rostro del actor cómico Paolo Villaggio. “Diría que se trata de un viaje imaginario, soñado, un viaje por la memoria, por el olvido, por un laberinto que tiene infinitas salidas pero una sola entrada, que yo no sé resolver”, declaró Fellini en oportunidad de la aparición del cómic sobre su más famoso filme frustrado en las revistas italianas Il Grifo y Ciak! en 1992.


Tras la muerte de Fellini, la historieta quedó trunca. Manara nunca retomó a Mastorna, pero sí volvió a abrevar en el universo felliniano. Primero con la emotiva secuencia final de Les aventures urbaines de Giuseppe Bergman: Revoir les étoiles (1998), donde Fellini se une a Hugo Pratt (fallecido en 1995) para salvar la vida de la protagonista. Y luego con la muestra itinerante Manara ilustra Fellini (2000), 18 dibujos sobre las películas más famosas de su querido maestro y amigo. El 25 de julio de 2003, Il viaggio di Mastorna aterrizó, final y brevemente, en la gran pantalla. La película, una filmación de las ilustraciones de Manara acompañadas por relatos en off del dibujante y el cantante, escritor y dramaturgo David Riondino, se estrenó durante el Festival del Mar de Rímini. Bajo el manto de esas cristalinas aguas, fondeados en los recuerdos de la realidad o el sueño, los aviones de Fellini continúan despegando. Uno tras otro.

Notas: 
(1) Con los años, la autoría del Flash Gordon italiano ha sido seiramente puesta en duda, aunque el propio Fellini se la haya adjudicado en declaraciones periodísticas. Estudiosos italianos aseveran que el futuro cineasta sólo colaboró con Nerbini dibujando chistes sueltos, nunca tomando las riendas de los guiones de las aventuras seriadas. Además, indican como autor de los dibujos a Guido Fantoni, descartando la posibilidad de que hubieran sido realizados por Giove Toppi.

La versión original de este artículo se publicó en Radar (suplemento cultural de Página 12), el 28 de diciembre de 2003. 

Bonus Track:
Fellini x Manara 
En abril de 2007, Milo Manara llegó a la Argentina a exponer sus obras más pictóricas; y a promocionar una serie de dibujos animados que era, sobre todo, una campaña publicitaria para el desodorante Axe. Fernando Ariel García tuvo la posibilidad de entrevistarlo y hablar, entre otras cosas, de su relación personal y profesional con Federico Fellini. Una edición resumida del reportaje fue publicado por el suplemento Cultura del matutino Perfil; y la desgravación completa de la larga charla terminó conformando la nota de tapa del Nº 12 de SONASTE MANECO, publicado en septiembre de ese año. A continuación, los extractos del artículo en dónde Manara habla, en primera persona, de Federico Fellini.


“Con (Hugo) Pratt, el director era yo. Con Fellini, el director era él. Yo hacía la parte del maquinista, del fotógrafo, pero no la del director. Me gustó mucho como aprendizaje, pero el trabajo con Fellini era realmente duro. Antes del dibujo definitivo había cuatro o cinco instancias que él revisaba personalmente. Fue muy arduo porque era un perfeccionista nato. Tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. La primera historia, Viaje a Tulum (1989), la hicimos en blanco y negro, con una estructura muy clásica. Para la segunda, El viaje de G. Mastorna (1992) Fellini estaba obsesionado con el tema de la luz. El cine, decía, es todo un tema de luces. Es la luz que entra por el objetivo, es la luz que imprime la película. Incluso hay un momento en la historieta en que la falta de luz es un elemento determinante de la trama. Por eso me pidió que hiciera las sombras utilizando acuarelas, para poder utilizar efectos de luces y contraluces. Tanto insistió con el tema de las luces que cuando fuimos a presentar la historieta a Roma, en un teatro donde estaban los editores interesados de Francia y España, se nos cortó la luz en medio del acto. ‘¿Decime que sos vos el que organizó todo esto?’, le pregunté en ese momento. Pero nunca lo supe”.


“Hay una historia muy rara alrededor del Mastorna. Un mago de Turín muy famoso, que se llamaba Rol y era amigo de Fellini, le había dicho que nunca hiciera la película de Mastorna, porque iba a ser lo último que hiciera en su vida. Y efectivamente, Fellini inició este filme un montón de veces, pero siempre lo interrumpió por esa cosa de los presentimientos. Finalmente, se decidió a hacerlo como historieta. Pero, extrañamente, luego de terminado el primer capítulo, alguien en la editorial escribió FIN sobre la última viñeta. A Fellini no le gustaba nada la palabra fin, estaba en contra de ella y nunca la utilizó en ninguna de sus películas. Para él no existía la palabra FIN. Y después de ver FIN impreso en la revista, decidió suspender la historieta. Creer o reventar, como dijo Rol, Mastorna fue lo último que Fellini hizo en vida”.

ADELANTO DE PROGRAMACIÓN DEL 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

$
0
0
(Información de prensa) La inminencia de la 28º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se siente en el aire. Habrá mucho para ver, muchas visitas por disfrutar y una innumerable cantidad de experiencias relacionadas con el apasionante mundo del cine. En esta 28º edición, el festival va a incluir una gran cantidad de títulos (alrededor de 250 largometrajes y 150 cortos y mediometrajes), ampliando la posibilidad de que los espectadores se vean representados en nuestra frondosa programación.


A lo largo de las últimas semanas, ya anunciamos buena parte de ella, desde las películas argentinas en competencia hasta algunas de las retrospectivas y focos, además de una selección de títulos de grandes autores. En esta oportunidad, dejando de lado las competencias latinoamericana e internacional, ofrecemos un repaso de algunos de los títulos que se podrán disfrutar en breve en las pantallas marplatenses. Además de las películas nacionales que ya fueron anunciadas como parte de las competencias, el festival se hizo eco de la numerosa cantidad de largometrajes argentinos que hemos recibido a lo largo del año, incluyendo una gran cantidad de títulos en las secciones paralelas que demuestran, con su fuerte calidad, el saludable momento que está pasando nuestro cine. Formarán parte de la sección Panorama Argentino los largometrajes Amancio Williams (de Gerardo Panero), Atolondrado (Edmundo Bejarano), La cárcel del fin del mundo (Lucía Vassallo), Condenados (Carlos Martínez), El crítico (Hernán Guerschuny), Los dueños (Ezequiel Radusky), Historias de cronopios y de famas (Julio Ludueña), Mañana-Tarde-Noche (Tatiana Pérez Veiga, Laura Spiner y Federico Falasca), Margarita no es una flor (Cecilia Fiel), Mika, mi guerra de España (Fito Pochat y Javier Olivera) y los debuts tras las cámaras de dos importantes figuras: Morriña, nostalgia de la tierra natal, de Esther Goris y Lumpen, de Luis Ziembrowski.
La argentina Congreso, de Luis Fontal es parte de la sección Busco mi destino, en la que se incluyen películas como The Dirties (Matthew Johnson), Everyone's Going to Die (Jones), Chapman (Justin Owensby), Gerontophilia (Bruce LaBruce) y el documental Teenage, de Matt Wolf, entre otros.
Hora Cero, la clásica sección de medianoche del festival también tiene un fuerte seleccionado de firmas: Johnnie To, Hélène Cattet y Bruno Forzani, Kiyoshi Kurosawa, Sion Sono y Hitoshi Matsumoto harán las delicias de los amantes del cine de género, en un seleccionado insuperable. Pero las emociones extremas no terminan allí, ya que la sección Las venas abiertas incluye lo mejor del cine de género latinoamericano, con alegres excesos como los de las nacionales Cichonga (Esteban Rojas), El día trajo la oscuridad (Martín Desalvo), Entre las sombras (Samot Marquez), Justicia propia (Sergio Mastroberti), Sonno profondo (Luciano Onetti) y el estreno mundial de Videoclub, de Pablo Illanes, en una amplia variedad de temáticas y estilos.
La palabra amplitud también se aplica a la sección musical, Banda Sonora Original, en la que se incluyen documentales y ficciones con el volumen bien alto: A las nacionales El blues de los plomos (Paulo Soria y Gabriel Patrono), Rocío Recorder (Marcos Migliavacca y Nahuel Lahora), Escuchar a Dios (Mariano Baez) y El Zurdo (Claudia Regina Martinez), se les suman largometrajes sobre bandas como Death y Big Star o artistas como Fermín Muguruza, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Como bonus tracks, tres proyectos también imperdibles: Existir sin vos, una noche con Charly García, de Alejandro Chomski y Pescado Rabioso, una utopía incurable, de Lidia Milani, acompañados por un delicioso rescate: Gillespiana, un cortometraje rodado por Enrique Dawi en 1961, en el que el quinteto de Dizzy Gillespie interpreta la Suite Gillespiana compuesta por Lalo Schifrin (aquí, al piano) ilustrada por una impresionante performance de danza a cargo de María Fux.
Dentro de Sentidos del Humor se podrán encontrar otras formas de hacer el humor en el cine, desde el ascetismo de Computer Chess (Andrew Bujalski), al nihilismo de Doomsdays (Eddie Mullins), atravesados por el fanatismo de los protagonistas de Mis peores amigos: El regreso de Promedio rojo (Nicolás López) y el delicioso desconcierto de La tumba de Bruce Lee, de la agrupación española Canódromo Abandonado.
Además de los ya anunciados Albert Serra y Jonas Mekas, en Estados Alterados dirán presente realizadores de la talla de Ben Rivers y Ben Russell (A Spell to Ward Off the Darkness), Jean-Marie Straub (Un conte de Michel de Montaigne), el Colectivo Los Hijos (Árboles), Gustav Deutsch (Shirley - Visions of Reality), Alessandro Pugno (All'ombra della croce), entre otros. Además, a las argentinas Ricardo Bär (Nele Wohlatz y Gerardo Naumann) y 15 días en la playa (Flavia de la Fuente) se les sumará el estreno mundial de Une histoire seule, lo nuevo de Xurxo Chirro.
El año pasado, el Festival incluyó una exitosa y muy interesante muestra del Nuevo Cine Español: Búsquedas personales, filmes que experimentan con formatos y multiplicidad de ideas. Este año, el foco cambia levemente de punto geográfico, con Portugal Alterado, sección poblada de nuevos y consagrados realizadores, como Gonçalo Tocha, André Gil Mata, João Nicolau y Carlos Conceição. Además de un programa de cortometrajes del director Patrick Mendes, que estará presente durante el festival, también se proyectarán los films E agora? Lembra-me (Joaquim Pinto) y É o amor, de João Canijo.
En el Panorama del Cine Latinoamericano, se incluirá un abanico de propuestas que estimulan a descubrir, por un lado, distintas miradas sobre la historia pasada y la reciente, ya sea desde lo colectivo o desde lo individual, transformándose en una invitación a conocer y a reconocernos en las imágenes de los países hermanos. Aquí se podrá ver la producción argentino-cubana El camino de Santiago -periodismo, cine y revolución- (Fernando Krichmar y Alejandra Guzzo), Carne de perro (Fernando Guzzoni), Ciudadano Buelna (Felipe Cazals), Fiesta falsa (Daniel Peralta), Halley (Sebastián Hofmann), A memória que me contam (Lúcia Murat) y Rosita, la favorita del Tercer Reich (Pablo Berthelon), entre varios títulos.
La sección Mar de Chicos volverá a convocar al público infantil con material cuidadosamente seleccionado que no sólo les permitirá acercarse a la experiencia viva que significa un festival de cine, sino que también les propondrá, como ya es costumbre, jugar el rol de jurados, ya que jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de la Municipalidad serán los encargados de premiar a los mejores cortometrajes. Dentro de esta sección se incluirán, entre otras, Adiós reino animal (Juan Schröder), Cabeza de Ratón: En la cresta del rock (Diego M. Rolle, José María Beccaría y Pablo Rodríguez Jáuregui), Lisa Limone and Maroc Orange: A Rapid Love Story (Mait Laas), Rio 2096: Uma história de amor e fúria (Luiz Bolognesi), El gatito (Pablo Siciliano), Nuestra arma es nuestra lengua (Cristián Cartier Ballvé) y el clásico La historia sin fin, pequeña obra maestra de Wolfgang Petersen, basada en una poderosa novela de Michael Ende.
Otra de las sorpresas de esta 28º edición será el debut del Foco Nativo, al que está dedicada la sección Ventana Documental. El punto de partida de este foco son las culturas originarias, los indígenas, quienes conforman diferentes minorías étnicas que aún hoy siguen resistiendo al invasor. Los films aquí incluidos -con un punto de vista sensible y preciso, ajeno a la indiferencia- hacen hincapié, con absoluta libertad, en la identidad, en la manifestación cultural y en el detalle que escapa a la noticia y a los manuales de historia. Entre otros, formarán parte del foco, A la orilla de este mundo (Ariel Di Marco), Ajawaska, fragmentos de un viaje a las alturas (Violeta Soto Valdés), En la Puna (Lucas Riselli), Humano (Alan Stivelman), Tunteyh o el rumor de las piedras (Marina Rubino), Uahat (Julián Borrell, Franco González y Demian Santander), Carnavalero (Ariel Carlino, Graciela Scorzo), Lucciole per lanterne (Stefano Martone, Mario Martone) y Mitote (Eugenio Polgovsky).
La sección El Mundo en Cuestión vuelve para hacerse oír, con un sufijo que deja bien en claro su esencia: Atravesados por la Ideología. Así, Cores (Francisco Garcia), Panorama (Juan Patricio Riveroll), Lo stato della follia (Francesco Cordio), Workers (José Luis Valle) y The Pervert's Guide to Ideology (Sophie Fiennes), forman un corpus que gravita alrededor de esta última, con el intelectual Slavoj Zizek teorizando sobre qué hace el cine con nosotros y cómo influye en lo que pensamos, sentimos y deseamos.
El mexicano Gabriel Figueroa es uno de los mejores Directores de Fotografía de todos los tiempos. Maestro en la utilización dramática y emocional de luces y sombras, inimitable captador de la belleza de la naturaleza y el paisaje de su país, es un referente inevitable a nivel mundial gracias a largometrajes como los incluidos en este tributo que le realiza la sección Arte y Cine: Macario (Roberto Gavaldón), Enamorada, Salón México y La perla (todas de Emilio Fernández) y Los olvidados y Nazarín (ambas de Luis Buñuel). Como broche de oro, Miradas múltiples, la máquina loca, de Emilio Maillé, propone un viaje a lo profundo de la trayectoria de Gabriel Figueroa.
Al igual que en nuestra edición pasada, la sección dedicada al formato Super 8 incluirá trabajos de consagrados artistas, pioneros en la experimentación con el formato, como Narcisa Hirsch y Horacio Vallereggio, así como también a las nuevas generaciones, con trabajos de Melisa Brito Aller, Macarena Cordiviola, Gonzalo Egurza, Benjamín Ellenberger, Andrés Levinson y Martín Sciaroni.
La personal y auténtica María Cañas, conocida como “La archivera de Sevilla”, visitará el festival con una retrospectiva de su obra, en la que también se incluirá su último trabajo, Sé villana. La Sevilla del Diablo.
También se realizarán tributos a las películas argentinas No habrá más penas ni olvido, de Héctor Olivera y Un muro de silencio, de Lita Stantic, así como también retrospectivas a la obra de Jorge Cedrón y al gran cineasta húngaro Miklós Jancsó.
Finalmente, Fernando Martín Peña volverá a llevar a cabo las sesiones de Filmoteca en Vivo, con el habitual seleccionado de rarezas que la caracteriza, y la flamante sección Generación VHS incluirá a la genial El gran Lebowski, de los hermanos Ethan y Joel Coen, festejando los quince años desde su estreno.

ZOOLOGÍA ELECTORAL, por LAILSON

$
0
0
Continuando la nueva serie con caricaturas de los posibles candidatos a la presidencia del Brasil en 2014, le toca el turno al gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos.


El guepardo esponjoso de los campos (Acinonyx felpus campi) 
Uno de los más rápidos animales políticos conocidos, el guepardo esponjoso de los campos puede encontrarse actualmente en todas las regiones del país; y no sólo en su zona nordestina de origen. Su especialidad es el ataque inesperado, con maniobras rápidas que sorprenden a sus presas, consiguiendo superar con sus largas piernas a muchas otras especies de las criaturas políticas. Se diferencia de otros guepardos por su pelaje amarillo con manchas rojas, su cola esponjosa, similar a la de los zorros; y por sus enormes ojos, que le permiten una amplia visión de sus campos de caza electoral.

CRECIENDO EN PÚBLICO, LA NUEVA NOVELA GRÁFICA DE EZEQUIEL GARCÍA

$
0
0
(Información de prensa) Buenos aires. Amor. Sueños. Amistad. Recuerdos. Depresiones, ansiedades y paranoias. Facebuk. Sexo. Familia, padres, abuelos. Cine. TV. Represión y desalojo. Videla. Countries de zona norte. Patrimonio arquitectónico. Discos de vinilo. Beatles. Auténticos Decadentes. Arte contemporáneo. Romero Brest, Edgardo Giménez. Becas y subsidios. Vasos y besos. Rock nacional. Graffitis. Evolución. Moby Dick. Involución, progreso. Compañeros de escuela. Amigos de Kirchner. Alucinaciones pospunk. Esperanzas. Estar en pareja. Pasar los 30 y no llegar aún a los 40. Una novela gráfica argentina.


Creciendo en público es una novela gráfica de Ezequiel García que toma su título del disco homónimo de Lou Reed de 1980. Suerte de secuela de Llegar a los 30 (Emecé, Argentina, 2007), la obra hace una descripción generacional a lo largo de 112 páginas, detallando las idas y vueltas sentimentales del personaje principal y los que lo rodean, quienes se mueven entre recitales, exposiciones de arte, fiestas y redes sociales en una Buenos Aires con ventajas y complicaciones, entre la destrucción del patrimonio arquitectónico y el desalojo de sus habitantes, al mismo tiempo que ofrenda hermosos paseos en sus adoquinadas, graffiteadas y arboladas calles: La misma ciudad que el lector puede identificar en lo cotidiano. Una ciudad contada a través del cine, la música, el arte, la política y la sociedad, la amistad y la familia, en una deriva fluida por recuerdos de infancia y adolescencia, miedos, fantasías y sueños, donde hasta la afiebrada historia de Jonás y la ballena, extraída del Moby Dick de Herman Melville, conquista un tiempo preciso en el relato.


A partir de un dibujo crudo en lápiz, Creciendo en público crea un universo urbano reconocible a partir de la vivencia de la ciudad. Desplegándose con lógica propia en su particular formato cuadrado, sin un patrón estricto en cuanto a la cantidad, forma y tamaño de las viñetas, las páginas buscan una composición propia en cada caso, convirtiéndose en una pieza en sí misma. La tapa del libro presenta al protagonista somnoliento, en su tablero de trabajo, angustiado y en paz, rodeado del repertorio de personajes, objetos y fantasmas que aparecen a lo largo de la historieta, en una suerte de relectura del grabado de Goya El sueño de la razón produce monstruos: “El autor soñando. Su intento sólo es desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetuar el testimonio sólido de la verdad”.


Creciendo en público es una edición conjunta entre Tren en Movimiento Ediciones y Ezequiel García, y contó con el apoyo de El Gato Escaldado Libros; Eternautas - Viajes Históricos; Espacio Moebius & Moebius Liceo; Musaraña Libros y Musetta Café.
El libro ya se consigue en:
El Gato Escaldado, Av. Independencia 3548, Bs. As. / Tel: (+54) 11 4932-1956 / elgatoescaldadolibros@gmail.com 
Moebius, Bulnes 658, Bs. As. / Tel: (+54) 11 4865-4165
Moebius Liceo, Av. Santa Fe 2729, local 13, Bs. As. / Tel: (+54) 11 4822-7536
Musaraña Libros, José M. Paz 1530, Florida, Bs. As. / Tel: (+54) 11 4791 8220 / lamusaranialibros@gmail.com 
El sábado 9 y domingo 10 de noviembre el libro estará a la venta en DIBUJADOS - 6to Encuentro de Ilustradores, Historietistas y guionistas, Conesa 2715 (esquina Pedro Ignacio Rivera), Bs. As, desde las 15:00 horas, con entrada libre y gratuita.
¡¡Próximamente en más librerías, comiquerías, ferias y festivales independientes!!
También se puede conseguir a través de la venta directa por medio de su autor y los editores.

PRESENTACIÓN: 
Viernes 22 de noviembre, 19:30 horas 
Moebius Liceo, Av. Santa Fe 2729, local 13, Bs. As.

MOJITO PRESENTA LAS NOVELAS EJEMPLARES DE MIGUEL DE CERVANTES EN HISTORIETAS

$
0
0
(Información de prensa) A 400 años de la primera edición de las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, Mojito Colectivo Editorial, en colaboración con el Centro Cultural España en Buenos Aires, propone la publicación de una reinterpretación gráfica y moderna, transformando las obras en historietas. La idea es llevar los mismos conflictos y personajes a otras épocas y otros lenguajes, de la mano de talentosos historietistas de la Argentina, España, el Uruguay y el Brasil.


R.Ramón Jarne, director CCEBA:"En 1613, Juan de la Cuesta publicó las Novelas ejemplares de honestísimo entretenimiento de Miguel de Cervantes, consideradas el claro e imaginativo origen de la novela corta como género y eclipsadas por la que en la historia universal de la literatura es la gran novela de todos los tiempos El Quijote. El cuatrocientos aniversario de su aparición nos ha parecido un momento propicio para rescatarlas de un injustificable olvido y permitirnos una relectura de las mismas desde su interacción con otros lenguajes, como la escritura dramática hasta su puesta en imágenes gráficas, de las tintineantes bambalinas del escenario, el ajustado y preciso trazo la tinta y su concreción en los nítidos perfiles del cómic. Así, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la Oficina Cultural de la Embajada de España como artífices, y en colaboración con grandes profesionales procedentes de diversos lugares de España e Hispanoamérica, tendremos la oportunidad de saludar, dialogar y recrear a nuestro ilustre guerrero y escritor, el legendario manco de Lepanto.


"Novelas ejemplares une a brillantes guionistas e ilustradores internacionales, sabiamente seleccionados por Alejandro Farías, que situarán las peripecias de los personajes en espacios y tiempos varios, mostrando cómo las doce obras pueden actuar como fuentes de inspiración para construir los más diversos universos. Plumas y lápices -diferentes softwares- nos permitirán disfrutar de los delirantes, absurdos, conmovedores y variopintos comportamientos humanos recreados por Cervantes a través de doce historietas cargadas de talento. El objetivo pretendido por el CCEBA y la Oficina Cultural de la Embajada de España es el de revisitar esta serie de novelas cortas para mostrar el potencial de la obra cervantina a generaciones que la consideran lejana a sus inquietudes y facilitar que puedan apropiársela, para trasmitirla y proyectarla tanto en su formato original, como en estas nuevas versiones, a las generaciones futuras".

PRESENTACIÓN: 
19 de noviembre de 2013, a las 19:00 horas, CCEBA sede Florida 943
Con la participación de Alejandro Farías, Federico Grunauer, Javier Hildebrant, Federico Reggiani, Luciano Saracino, Marcos Vergara, Otto Zaiser y Fabián Zalazar.

GRAFITO EDITORIAL BUSCA PROYECTOS DE CÓMIC PARA PUBLICAR

$
0
0
(Información de prensa) Hola. Somos Grafito Editorial, una nueva editorial de cómic de Valencia, España. Publicamos álbumes para un público que quiera disfrutar de una buena historia, un buen dibujo y una edición de calidad a buen precio. Los lectores podrán conseguir nuestras publicaciones tanto en papel (a través de nuestra tienda on-line y tiendas de cómic) como en digital (descargable en tres idiomas). 


¿Cuál es la noticia? Buscamos proyectos de cómic para publicar. Nuestro objetivo es ampliar la oportunidad de los autores de ver publicada su obra. Apostamos con fuerza por cada uno de nuestros proyectos. En España, a pesar de que el cómic es un medio en alza con una gran oferta de títulos, la mayoría son reediciones con poca producción propia. Queremos contribuir en el mercado con títulos originales. Una de las ventajas de ser una editorial pequeña y joven es que al empezar publicando pocos títulos estamos siendo muy selectivos y centramos todos nuestros recursos en darles la mayor promoción posible.
¿Qué necesitamos? Ya tenemos un par de cómics en marcha; y en breve os daremos todos los detalles, pero para cerrar nuestro calendario editorial necesitamos más. Hemos redactado una guía en nuestra web con los pasos a seguir para que nos envíen el dossier a este correo electrónico:
proyectos@grafitoeditorial.com 
http://www.grafitoeditorial.com/envia-tu-proyecto/ 
Así como una sección de FAQs donde aclaramos las dudas más habituales:
http://www.grafitoeditorial.com/faq/ 
www.grafitoeditorial.com 


¿Cómo son nuestras publicaciones? Todos nuestros álbumes tienen unas características comunes, historias autoconclusivas de unas 80 a 100 páginas publicadas en formato álbum de tamaño 17x24 cm. La línea editorial está orientada a un público adulto y adolescente. Todas las obras serán publicadas en papel y formato digital: La edición en papel se distribuirá por toda España, tanto en tiendas especializadas como a través de nuestra tienda on-line. La edición digital nos permite una mayor difusión de la obra y el autor a nivel internacional al comercializarse en 3 idiomas: español, inglés y francés.
ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN
Tenéis más información en nuestra web:
www.grafitoeditorial.com 
Si necesitáis preguntarnos cualquier cosa, no dudéis en enviarnos un e-mail a
marketing@grafitoeditorial.com 
Aquí nos tenéis para lo que queráis.
Un saludo,
Guillermo y Yolanda
Grafito Editorial

Más información: 
www.grafitoeditorial.com 
https://www.facebook.com/GrafitoEditorial 
https://twitter.com/grafitoed

VIDRIOS, TODOS LOS JUEVES DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN

$
0
0
(Información de prensa)Vidrios, la película de Ignacio Bollini y Federico Luis Tachella, puede verse todos los jueves de noviembre, a las 21:00 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El filme está protagonizado por Ailín Salas, Iair Said, Denise Groesman, Nahuel Viale, Julián Kartún, Paula Grinszpan, Jair Jesús Toledo, Joaquín Méndez, Ignacio Sánchez Mestre, Julián Larquier, Julián Doregger, Valeria Correa, Julia Martínez Rubio, Juan Barberini, Alberto Rojas Apel, Ignacio Rogers, Juan Rezzónico, María Canale, Julián Tello, Walter Jakob, Fernando Segal, Valentín Pauls y Federico Luis Tachella.


Conocer en profundidad a una persona puede resultar agobiante. Incluso en las situaciones más triviales es posible encontrar picos de tensión que se asoman desde lo subterráneo. Vidrios se propone explorar el universo de las relaciones interpersonales mediante una serie de escenas de apariencia aislada, con personajes anónimos que se actualizan constantemente y dialogan entre sí hasta hacer estallar un momento en el absurdo. La intimidad exige sus propias reglas, no siempre funciona de la manera prevista y genera más preguntas que respuestas. A través de una búsqueda formal y estética, el alcance de los estados emocionales y los vínculos que los sostienen traslucirán la incógnita más allá de los 94 minutos que dura el film.
Vidrios es una película independiente que tuvo sus primeras funciones en el BAFICI 2013, dando inicio a un recorrido por festivales tanto en la Argentina como en el exterior. A lo largo del año se presentó en Oaxaca Film Fest (México), Festival Internacional Pachamama Cinema de Fronteira (Brasil), Festival del Cinema Latino Americano de Trieste (Italia), Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, Festival Nacional de Esteban Echeverría y Festival Internacional de Cine Independiente de Ituzaingo.
Dijo Marcelo Panozzo, director artístico del BAFICI:"Hacen falta dos personas –al menos– para poner en escena un conflicto. Es verdad que con una sola podría ser suficiente, pero esos son los problemas de los que se ocupa el psicoanálisis y no el cine, que por fortuna es algo bien diferente. El tridente de directores + guionista de Vidrios apuesta a una exploración integral de la micropolítica de los conflictos, a través de una serie de viñetas de apariencia perfectamente pulida pero de sutil aspereza en las que grupos reducidos de personas (parejas y tríos) tensionan una situación hasta hacerla estallar o al menos astillarse. Siempre es un misterio el modo en que un vidrio va a romperse y ese es el enigma que, fragmento a fragmento, va sosteniendo la película, gracias a una notable serie de actuaciones en la que sobresalen los episodios protagonizados por María Canale y Paula Grinszpan, Ailín Salas y Alberto Rojas Apel, y el espléndido cierre de Walter Jakob y Julián Tello".

IN MEMORIAM: NICK CARDY (1920-2013)

$
0
0
(Comunicado oficial de DC Comics) Estamos tristes por la muerte de Nick Cardy, uno de los grandes artistas de la industria. Talentoso dibujante con una especial capacidad para el plantado y el diseño de poderosas portadas, el arte de Cardy saltaba de la página y ayudó a redefinir algunos de los más perdurables personajes de DC Comics.


Como muchos de los primeros profesionales, Cardy había iniciado su carrera bajo la tutela del legendario Will Eisner, formando parte del estudio de Eisner & Iger. Pero fue tras su llegada a DC Comics en los ’50 que el artista comenzó a mostrar las señales que prontamente darían forma a la leyenda.


La línea suave de Cardy y su dinámico sentido de la acción, agraciaron la primera aparición de los Teen Titans en The Brave and The Bold Nº 60, por no mencionar los cerca de 40 números de Aquaman que realizó en el título propio del personaje durante la Edad de Plata.


Cardy continuó su relación con el equipo juvenil de DC por toda la andadura de Teen Titans durante la Edad de Plata. Sus 43 entregas redefinieron las características de los héroes, a través sus pinceladas clásicas e innovadoras a la vez, con el equilibro justo entre el diseño post-modernista y la contestataria actitud de la juventud sesentista. Cardy había sido incorporado al Salón de la Fama Will Eisner en 2005.


“Hemos perdido a uno de los pilares artísticos de DC -declaró Diane Nelson, presidente de DC Entertainment-. El trabajo de Nick en Aquaman, Teen Titans y muchos otros títulos, ayudó a definir la mirada que tenemos actualmente sobre esos personajes. Queremos hacerle llegar nuestras condolencias a su familia, sus amigos y sus seguidores”.


“Nick Cardy fue un maravilloso artista y una persona excepcional, y siempre recordaré sus sorprendentes portadas -aseguró Dan DiDIo, co-editor de DC Entertainment-. Desde la clásica imagen de Aquaman Nº 42, que mostraba a un malvado Manta Negro levantando sobre sus hombros a Aquaman; hasta la primera aparición de los Teen Titans, Cardy sabía cómo atrapar la atención del lector; y ese es un talento que nunca debe minimizarse. Para mí, fue el portadista definitivo de los DC en los ‘60”.


“La labor de Nick Cardy ayudó a definir algunas de las cosas que damos por sentado en los cómics actuales -aseveró Jim Lee, co-editor de DC Entertainment-. Rompió el molde en cuanto a diseño de portadas; y creó una verdadera experiencia interactiva para el lector, que se retrotrae directamente a sus años en el estudio de Eisner. Sus versiones de Aquaman, los Teen Titans y Bat Lash -por nombrar algunos personajes-, continúan siendo las imágenes icónicas. Nuestras condolencias para la familia en estos momentos difíciles”.

LUCHA PELUCHE EN EL LICEO (SEGUNDO ROUND)

$
0
0
(Información de prensa) El Niño Rodríguez presenta el segundo volumen de Lucha Peluche en el Espacio Moebius (Av. Santa Fe 2729, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el próximo 8 de noviembre a las 19:00 horas.

Con la compañía de los DJ's Zabo Nicolás Zamorano y Mercedes Monserrat, se podráescuchar música de Britney Spears, tomar alguna que otra cerveza y adquirir los más imprescindibles muñecos, remeras, cuadernos, peluches (obvio!!!!) y demás coleccionables.
Están todos invitados.
Tensa calma.


ZOOLOGÍA ELECTORAL, por LAILSON

$
0
0
Continuando la nueva serie con caricaturas de los posibles candidatos a la presidencia de la República del Brasil en 2014, ahora es el turno del senador del estado de Minas Gerais, Aécio Neves. 


Tucanécio de las nieves (Ramphastus nevatus) 
El Tucanécio de las nieves difiere de los tucanes comunes (que se encuentran principalmente en el Amazonas) por su pelusa blanca, ya que se origina en las montañas Alterosas del estado brasileño de Minas Gerais. En lugar de volar, prefiere saltar de una rama a otra dentro de su zona de confort, pero no debe subestimarse su autonomía de vuelo, ya que puede tener su nido en un estado y, al mismo tiempo, mantener sus territorios de caza en otros. Rasgo típico de esta especie, el Tucanécio de las nieves es un ave gregaria que le encanta montar en paquetes, haciendo un gran alboroto, especialmente al anochecer y al amanecer. Su atractivo pico es su principal herramienta; y la usa para atacar directamente y llevarse a la boca las diferentes presas, ya que de pequeño fue entrenado por los pájaros más sabios de su grupo para desarrollar sus habilidades de cazador.

THE SANDMAN: OVERTURE: SHAKESPEARE AND COMPANY

$
0
0
The Sandman: Overture Nº 1 (de 6). Guión: Neil Gaiman. Arte: J.H. Williams III. Color: Dave Stewart. Portadas: J.H. Williams III (regular y alternativa), Dave McKean (regular), Jim Lee (alternativa). Editores: Karen Berger y Shelly Bond. 36 páginas a todo color. DC Comics/Vertigo. ISSN: 7-61941-31030-5. EE.UU., diciembre de 2013.

Antes que escritor, el británico Neil Gaiman debe haber querido ser librero. No puedo asegurarlo porque no lo sé; no lo leí en ninguna de las entrevistas que le han hecho ni se me ocurrió preguntarselo cuando lo tuve delante, hace ya más de diez años. Además, la idea se me presentó, con fuerza, recién ayer, justo después de leer la primera entrega de la miniserie The Sandman: Overture, durante un intermedio en mi placentero transito a través de Librerías, ese luminoso ensayo de Jorge Carrión sobre la historia y el rol social asumido por las librerías a lo largo de la Historia y a lo ancho de las geografías.


Como casi toda la obra de Gaiman (y su The Sandman en particular), este inicio de la saga publicada para celebrar los 25 años de la primera aparición del Amo de los Sueños, es un viaje metareferencial hacia el universo de la cultura y el pensamiento, una historia sobre historias, sobre el eco yuxtapuesto de los relatos, sobre la reverberación emocional de las capas civilizatorias intelectuales y la reverberación intelectual de las capas emocionales formativas de la civilización, tal como la conocemos y la desconocemos. Una épica widescreen de opresiva y refulgente belleza, enclavada entre la realidad y la vigilia, entre la Tierra y el Sueño, en el momento exacto en que el tiempo se descompone (y recompone) en coordenadas espaciales. Una instancia que encuentra en la imaginería gráfica de J.H. Williams III su perfecta, natural y orgánica contraparte visual.


Del horror victoriano, The Sandman: Overture mantiene la elevada sofisticación del arte de meter miedo físico, mientras va inoculando el pavor que sólo puede generarse en la psiquis más profunda de cualquier primate avanzado. De lo fantástico, preserva la capacidad para generar asombro desde la recurrencia de lo conocido, haciéndonos ver por vez primera aquello que hemos invisibilizado bajo el imperio de la reiteración. Y de lo mítico, continúa con la explotación del vértigo existencial, la imposibilidad de asir lo finito de lo eterno y lo eterno de aquello que nació con fecha de vencimiento.


La necesaria excusa narrativa de esta aceitada maquinaria introspectiva viene dada por el condicionante (irreversible) de la evolución. La manifestación física del orden natural en el instante preciso de su reorganización, en base a las máximas condiciones de improbabilidad que imponga y tolere el mismo sistema de creencias. El poder de la fragmentación, la transformación de la materia, la esperanza de la continuidad inmanente de la vida como precio a pagar por el pecado de la mortalidad, el estudio (aparente) sobre la naturaleza del sueño, la responsabilidad y las consecuencias. Todos temas recurrentes de la saga, articulados aquí en forma de precuela al camino desandado desde aquel inolvidable The Sandman Nº 1, de enero de 1989. La detonación de las situaciones que llevarán al personaje central a pasar los próximos setenta años de su ciclo vital en una prisión poco convencional. El acumulativo camino de ¿errores? que los lectores veteranos ya le hemos visto desandar en la colección original. El curso trágico de los acontecimientos que sacudirá el distante orgullo de los Eternos, esa familia de absolutos, de ideas encarnadas en deseos, por encima de los hombres y de los dioses que creamos para justificar cualquier vana esperanza de trascendencia.


Como casi toda la obra de Gaiman (y su The Sandman en particular), el peso decisivo de Overture no pasa por los hechos narrados de manera explícita y/o implícita, sino que recae en la musicalidad de los textos, el ritmo de los fraseos, la cadencia de la prosa, el tono de la voz que nos guía por el cuento. La voz autoral, que no es otra que la del propio Gaiman. El estilo, si intentamos definir con una palabra ese hecho literario tan poco frecuente en el noveno arte, que es la consecución de una poética prosa gráfica tan compleja como personal e intransferible. A esta altura, en que aprendo a leer The Sandman como lo que me parece que es, un núcleo creativo en el que conviven las tradiciones culturales occidentales y orientales, hibridadas y manteniendo sus particulares cualidades bien definidas, empiezo a entender que me encuentro frente a un gabinete de lectura en donde, casi exclusiva y excluyentemente, se trafica información.


De ahí que Gaiman se me haga librero antes que autor. Porque lo veo inscripto (¿conscientemente?) en la tradición de los libreros independientes de la primera mitad del siglo XX, crecidos bajo la impronta de la paradigmática Sylvia Beach y su legendaria Shakespeare and Company. Ordenador del caos bajo la forma de algún tipo de canon, generado siempre por la influencia gravitatoria de su perspectiva referencial. Autor, editor y crítico al mismo tiempo. Pero, sobre todas las cosas, hacedor de lugares (físicos y simbólicos) de resistencia permanente. Íntimos refugios del imaginario colectivo, pensados para aquellos viajeros que todavía tienen hambre de imaginación.
Fernando Ariel García

 
Dave McKean


J.H. Williams III

Jim Lee 

PRESENTACIÓN OFICIAL 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

$
0
0
(Información de prensa) A pocos días del comienzo de esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; y con mucho ya anunciado, nos es grato comunicar las películas que integran las competencias latinoamericana e internacional, así como también las prestigiosas visitas del mundo del cine que arribarán a la costa marplatense.


El sábado 16, el Festival tendrá su apertura con la película chilena Las analfabetas, poderosa opera prima de Moisés Sepúlveda, que además integra la Competencia Internacional.
Los miembros del jurado de la Competencia de Películas en Proceso o Work in Progress serán la reconocida productora argentina Vanessa Ragone, vicepresidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica; Julio Artucio, docente y director de sonido argentino; y Joao Fleck, productor y creador de Fantaspoa, el festival de Cine de Género de Porto Alegre, Brasil.
En la Competencia Argentina estarán Isabel Orellana Guarello, chilena, directora y programadora del Festival Internacional de Cine de Valdivia; Carlos María Domínguez, escritor, dramaturgo y crítico, parte vital del diario uruguayo El País, y el alemán Sven Pötting, crítico y programador del Festival de Cine Latinoamericano Kino Latino (Colonia, Alemania).
Por su parte, el jurado de la Competencia Latinoamericana estará conformado por la realizadora Lúcia Murat, premiada en la vigésima edición de nuestro Festival por su película Casi hermanos; Juan Bautista Stagnaro, talentoso guionista y director argentino, y João Canijo, reconocido cineasta portugués, de amplia trayectoria.
Finalmente, el jurado de la Competencia Internacional estará formado por Paula Astorga Riestra, directora de la Cineteca Nacional y el Archivo de Cine Mexicano; Guillermo Martínez, el gran escritor y matemático argentino; Luciano Sovena, productor y ex directivo de Cinecittà Luce; Javier Angulo, crítico y director español, y Bong Joon-ho, uno de los directores más talentosos y personales del nuevo cine coreano, a quién el festival le dedicará una retrospectiva. Sin lugar a duda, la visita de Bong Joon-ho, uno de los directores más importantes del mundo en la actualidad, será para festejar, ya que llega al Festival para presentar una retrospectiva de su obra. El director coreano sabe hacer confluir en su cine el pulso clásico para contar historias con un marcado acento por el gusto popular, con una mirada profunda y lúcida sobre un contexto social que se contrapone a las virtudes de sus personajes, antihéroes de clase trabajadora. El dato que dice que cada uno de los films que estrena es un éxito en taquilla en su país no está de más: El cine de Bong Joon-ho es divertido, profundo, asombroso, revelador y rebelde. Las películas que componen la retrospectiva son la comedia negra Barking Dogs Never Bite, el policial Memorias de un asesino, la fantástica –en todo sentido- The Host y el policial Mother, que formó parte de la Competencia Internacional de la 24º edición del Festival.
Otra excelente noticia que ya fue comunicada, pero no está de más repetir, es la visita del director norteamericano John Landis. Una selección de sus clásicos imperecederos (Colegio de animales, Los hermanos caradura y Un hombre lobo americano en Londres, entre otros), acompañarán su presencia, que se coronará en una de las Charlas con Maestros. Pero el lujo es por partida doble, porque viene acompañado por Deborah Nadoolman Landis, su esposa, reconocida diseñadora de vestuario que, además de trabajar en los filmes de su marido, ha colaborado con otros grandes directores como Steven Spielberg, Louis Malle y Costa-Gavras. Docente, autora de varios libros y curadora de importantes exhibiciones, Deborah Nadoolman Landis tendrá su propia participación en otra de las majestuosas Charlas con Maestros que se realizarán en el marco del Festival. Finalmente, los días 26 y 28 de noviembre, al concluir el Festival, ambos repetirán sus charlas en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), en la ciudad de Buenos Aires.
A continuación, los títulos incluidos en las Competencias Internacional y Latinoamericana, de largos y cortometrajes, incluyendo la sección Work in Progress.
Largometrajes en la Competencia Internacional 
The Strange Little Cat, de Ramon Zürcher (Alemania). La dinámica cotidiana de una familia berlinesa, o cómo hacer que un espacio único -un simple departamento compartido- se vuelva extraordinariamente cinematográfico.
Fantasmas de la ruta, de José Celestino Campusano (Argentina). La áspera realidad del conubarno nuevamente registrada a partir de un relato coral de ficción y un personaje tan cálido como visceral.
La laguna, de Gastón Bottaro y Luciano Juncos (Argentina). Esta aventura de búsqueda personal marca el debut de los directores, que describen la película como un viaje y un desafío a partir del redescubrimiento del personaje que guía el relato.
Yvy maraey - Tierra sin mal, de Juan Carlos Valdivia (Bolivia / México). La realización de una película documental –y su cruce con la ficción- marcan el pulso de un relato de un viaje compartido entre un director de cine y un líder indígena, en la búsqueda por la épica y la historia de un pueblo.
Las analfabetas, de Moisés Sepúlveda (Chile). Adaptación de una obra de teatro, la ópera prima de este director chileno pone en escena la relación de dos personajes -una mujer adulta y su maestra- y su relación entre distante e intimista.
La herida, de Fernando Franco (España). La impresionante primera película del director español pone en escena la crónica de un año en la vida de Ana, un personaje que tensa sus días entre su vocación de servicio a bordo de una ambulancia y su inevitable carácter autodestructivo.
Drinking Buddies, de Joe Swanberg (Estados Unidos). La nueva película de uno de los directores más prolíficos e interesantes del panorama actual del cine norteamericano es la actualización de un universo personal de relaciones a destiempo, tímidas confesiones, silencios incómodos y pasos de comedia involuntarios.
Little Feet, de Alexandre Rockwell (Estados Unidos). Con este relato sobre dos chicos de Los Ángeles (los propios hijos del director), Rockwell sigue pateando el tablero: Filma en 16 mm., propone una mirada inédita de su ciudad en un bellísimo blanco y negro y se pasea cómodo por los márgenes del cine norteamericano.
La Bataille de Solférino, de Justine Triet (Francia). La comedia francesa toma nuevos y saludables caminos. La fecha es en pleno día de elecciones, donde la disputa parlamentaria entre dos candidatos sirve de marco para un juego de malos entendidos entre una pareja y los delirantes forcejeos por su hijo.
The Eternal Return of Antonis Paraskevas, de Elina Psykou (Grecia). Una comedia desconcertante que sirve como poderosa muestra del extenso e impredecible panorama que compone la Nueva Ola del cine griego.
Bright Day, de Hossein Shahabi (Irán). Uno de los atributos de buena parte del cine iraní siempre estuvo en su capacidad para transitar problemáticas sociales y plasmarlas en la pantalla con una efectividad y un atractivo inédito. La película de Shahabi posee esa virtud, en esta road movie en la que la protagonista debe encontrar un testigo para salvar a un hombre de ser condenado de un hecho imprevisto.
Club sándwich, de Fernando Eimbcke (México). Los personajes de la nueva película del director de
Temporada de patos son gente de pocas palabras. Pero la procesión va por dentro, y eso es lo que implota en la relación entre una madre y su hijo adolescente, en plena etapa de descubrimiento personal.
La jaula de oro, de Diego Quemada-Diez (México / España). Filmado a lo largo de ocho años, este monumental relato sigue los pasos del viaje de un grupo de jóvenes que intentan abrirse camino, desde los barrios bajos de Guatemala hasta esa impredecible tierra prometida que ofrecen los Estados Unidos.
Pelo malo, de Mariana Rondón (Venezuela). En este relato de iniciación, un niño aspira a emular el glamour de una estrella pop, contra la inflexibilidad de una madre desprotegida y la aspereza de una Caracas hostil. 
Largometrajes en la Competencia Latinoamericana 
El amor a veces, de Eduardo Milewicz. El director de Samy y yo entrega una historia de amor entre los personajes de Gonzalo Valenzuela y Malena Villa, marcado por la diferencia de edades y la autodestrucción del primero.
El grillo, de Matías Herrera Córdoba. El primer relato de ficción del realizador de Criada es un claro ejemplo de cierta renovación del cine que se realiza en la provincia de Córdoba.
Choele, de Juan Pablo Sasiaín. Un relato que narra la historia entre padre e hijo, y la etapa de ingreso a la adolescencia, con Leonardo Sbaraglia como protagonista.
Tiro de gracia, de Nicolás Lidijover. El debut de Lidijover pone en escena la historia detrás de un asalto con toma de rehenes con un realismo pocas veces visto en el cine local.
El vals de los inútiles, de Edison Cájas (Argentina / Chile). La opera prima de Cájas revisa los estertores de un nefasto pasado político en Chile con una mirada actual, poniendo el foco sobre un personaje afectado por la historia de un país y comprometido con sus deseos de cambio.
O sol nos meus olhos, de Flora Dias Juruna Mallon (Brasil). Una insólita situación doméstica (el encuentro de un hombre con el cuerpo de su mujer muerta en su propia casa) es el punto de partida para un viaje particular de descubrimiento personal, tan extraño como fascinante.
Las niñas Quispe, de Sebastián Sepúlveda (Chile / Francia / Argentina). Un hecho histórico real ocurrido en Chile a mediados de los setenta es el motor que impulsa este relato ascético y emotivo sobre la realidad de tres hermanas del altiplano, y su necesidad impuesta a cambiar repentinamente de vida.
El verano de los peces voladores, de Marcela Said (Chile). La diferencia de clases y el reclamo por las tierras de pueblos originarios son algunos de los tópicos que desarrolla esta historia con personajes que esconden una violencia contenida, llevada a la pantalla con frescura y originalidad.
Costa Dulce, de Enrique Collar (Paraguay / Holanda). Filmada bajo las reglas de un dogma propio, la película de Collar aborda un viejo mito local: Tesoros escondidos, ocultados por familias durante la Guerra de la Triple Alianza.
Mambo Cool, de Chris Gude (Colombia / Estados Unidos). Alguien tenía que hacerlo: El debut de Chris Gude lleva a la pantalla ese mundo velado del Medellín profundo; calles salvajes de dealers, prostitutas y almas perdidas.
A estas alturas de la vida, de Álex Cisneros y Manuel Calisto (Ecuador). Dos amigos, una terraza, personajes estrambóticos y esa certeza de saberse extraño en un mundo adormecido. Un film ingenioso y cálido, curiosamente opacado por el mundo real (Calisto fue asesinado apenas concluido el rodaje).
Los insólitos peces gato, de Claudia Sainte-Luce (México). Dicen que la familia no se elige. Bueno, a veces sí. Esto es lo que plantea esta agridulce comedia mexicana, que muestra los días de una joven retraída, pero que tiene la posibilidad de descubrir nuevos (y exaltados) rumbos en compañía de un grupo familiar bastante particular.
Penumbra, de Eduardo Villanueva (México). Con ecos de las imágenes poéticas del escritor Juan Rulfo, el director mexicano narra las horas silenciosas y parcas de un cazador y su mujer, ama de casa, enmarcados en un paisaje árido y bucólico, mientras remarca la presencia de ciertas ausencias.
Esclavo de Dios, de Joel Novoa (Venezuela). Precedido por una gran polémica en su país, el debut de Joel Novoa transita un terreno cercano para el espectador argentino, pero curiosamente nunca visitado por el cine en forma de ficción: El atentado contra la AMIA, en un thriller asombrosamente riguroso.
Competencia Latinoamericana de Cortometrajes:Aja por instinto, de Paula de Tarso Disca (Brasil) “Gotas de fumaça” (Ana Siderman, Brasil); Nascemos hoje, quando o céu estava carregado de ferro e veneno, de Juliana Rojas y Marco Dutra (Brasil); La lluvia, de Mario Niño Villamizar (Colombia); Milagros, de Jonathan Jurado (Colombia), Toma 2, de Pilar Alvarez (Cuba); Antídoto, de Tania Karenni Flores Alemán (México); La mirada de un extraño, de Bruno Benavides Allain (Perú); y Nada especial, de Juan Alejandro Ramírez (Perú).
Competencia Argentina de Cortometrajes:17 שולחן (Mesa 17), de Manuel Abramovich; Baklava, de Karina Flomenbaum; Colecciones, de Chiara Ghio y Benjamin Naishtat; Desvío, de Diego Andrés Ercolano; La Donna, de Nicolás Dolensky; El piensa, ella piensa, de Iván Stoessel y Federico Pozzi; Espacio personal, de Natural Arpajou; Matar a un perro, de Alejo Santos; Mi Marido, de Hugo Emilio Blajean; Los Pálidos, de Martin Kalina; Pekin, de Nicolás León Tannchen; y Sociales, de Mariano Luque.
Work in Progress: Amor, etc., de Gladys Lizarazu; Apropiados, de Misael Bustos; Cancha 3, de Jorge Leandro Colás; El día fuera del tiempo, de Cristina Fasulino; Estación Taiwán, de Marcos Rodriguez; Forastero, de Lucía Ferreyra; Las furias, de Tamae Garateguy; Gran México, de Luisina Herzog y Mercedes Bassano; Juana a los 12, de Martín Shanly; Miramar, de Fernando Sarquis; Munkacs (diario de abuelita), de Alejandro Hartmann, Naturaleza muerta, de Gabriel Grieco; Necrofobia, de Daniel De la Vega, Nosotras/Ellas, de Julia Pesce; Pantanal, de Andrew Sala; Pasos y kilómetros, de Soledad Castro y Esteban Parola; El Patrón, de Sebastián Schindel; Pisadas en terreno blando, de Iván Fund; Silo, de Leandro Bartoletti; Thelma & Luis, de Alejandro Jovic; La tierra en el medio, de Natalia Trzcina; y Yo sé lo que envenena, de Federico Sosa.
Concursos y premios: El concurso de ensayos Domingo Di Núbila 2013, auspiciado por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA), ha recibido catorce ensayos de los cuales se decidió por unanimidad del jurado otorgar el primer premio a la obra Aprendiendo a vivir. Familia y sociedad en el cine de ingenuas, de Alejandro Kelly Hopfenblatt. El ensayo, junto a tres menciones especiales, será publicado en la página web del Festival, mientras que todos los textos participantes formarán parte de una sección especial de la revista electrónica Imagofagia, publicación académica indexada de AsAECA.
Finalmente, el Concurso de Trailers y Afiches 2013, dedicado a películas nacionales, organizado por el Festival desde nuestra página web, tiene también dos ganadores, elegidos mediante el voto del público. El premio a Mejor Afiche le corresponde al de Mika, mi guerra de España, diseñado por Martín Lehmann, mientras que el de Mejor Tráiler es para La multitud, editado por Emiliano Serra. El comienzo de la 28º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es inminente. Nos espera mucho para ver, vivir y disfrutar. Una vez más, Mar del Plata será una fiesta.

LA MUJER EN LA HISTORIETA MEXICANA

$
0
0
(Información de prensa) El Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Bassoco (Mucahi Bassoco), con el apoyo del Museo de Arte Popular, y de la Sociedad Mexicana de Historietistas, los invita a celebrar el XIII Aniversario del Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Bassoco, con el tema La Mujer en la Historieta Mexicana.


La celebración se llevara a cabo en la sala de conferencias del Museo de Arte Popular (MAP), ubicado en las calles de Independencia esquina con Revillagigedo, en el Centro Histórico de la Ciudad De México, a partir de las 17:00 horas del 2 de diciembre.
Como un homenaje al género femenino en la historieta mexicana, el programa incluye: Presentación del libro Elia D´Erzell, la dama generosa de la historieta mexicana, publicación digital del Mucahi Bassoco que reseña la trayectoria de esta importante escritora que inició su carrera como argumentista en 1943 colaborando en Chamaco, el primer diario de historietas del mundo. Mesa redonda Mujeres en la historieta, creadores y personajes. En este debate se hablará de la participación de la mujer en la historieta, tanto como creadora de historias, pero también se comentará sobre los personajes entrañables femeninos de la historieta mexicana.
Contaremos con la participación de Laura Bolaños Cadena (Abril), escritora decana de las historietistas mexicanas, ex directora de Chamaco, creadora de la Novela Semanal y promotora de la participación del género femenino en la historieta nacional; María Luisa López (Malu de Charte), escritora colaboradora de las novelas gráficas en formato “Mini” publicadas por Editorial Argumentos; Maira Benítez, autora del libro Gabriel Vargas, cronista grafico; Ángel Mora, Sixto Valencia y Zenaido Velazquez, fundadores del Mucahi; y Francisco Ortega, presidente de la Sociedad Mexicana de Historietistas.
El evento también está dedicado a la memoria de los fundadores y amigos del Mucahi que se nos han adelantado: Joaquín Cervantes Bassoco, Sealtiel Alatriste Batalla, Benjamín Orozco Méndez, Marta Mora, y Rubén Lara y Romero.
Entre los invitados de honor están los grandes artistas de la historieta mexicana, Elia D´Erzell, Ramón Valdiosera, Rafael Márquez, Mario Guevara, Leopoldo Becerra, Jorge Rodríguez, Vicente Samperio, Antonio Santillán, Mario Garcés, Antonio Velázquez Fraga, Ruben Armenta, Cintia Bolio, y José Luis Durán.
Estaremos informando sobre más historietistas, que nos confirmen su participación. Asiste y convive con los creadores gráficos y literarios de la historieta mexicana.
Importante: El acceso es gratuito pero es importante confirmar tu asistencia al correo mucahi@gmail.com 
Más información: 

BOLITA (TRILLO + RISSO) ES EL NUEVO LANZAMIENTO DE HISTORIETECA EDITORIAL

$
0
0
(Información de prensa) Las cosas nunca son lo que parecen, bien lo sabe Rosmery Ajata, la protagonista de esta historia. No lo son en la villa del Bajo Flores donde vive, ni en las casas de ricos en las que trabaja por horas. Eso va descubriendo Rosmery cuando su irrefrenable curiosidad la lleva a meterse en peligrosas intrigas, entramados que involucran comisarios corruptos, resabios nazis, perversos sacerdotes y demás malhadados personajes que transitan la sordidez de este mundo. Ni las cosas ni las personas son lo que parecen, a veces para mal, otras para bien, según va descubriendo Rosmery.
 
 
Bolita es el nuevo libro de Historieteca Editorial, guión de Carlos Trillo (del que ya publicamos Boggart) y dibujos de Eduardo Risso, con lo que nos damos el lujo de sumar a nuestro catálogo a este multipremiado dibujante.
 
 
Con este libro se abre una nueva línea en Historieteca Editorial, de material previamente publicado en el país, ya que los libros editados hasta el momento eran de obras inéditas en la Argentina. La nueva línea lleva el título de Colección Relecturas y Bolita es su número 1.
 
 
Bolita es una de esas historias que tan bien se le daban a Trillo, donde lo que se cuenta es mucho más que la anécdota, la trama se enriquece con nuevas líneas, y los personajes perfectamente delineados están rodeados de otros no menos interesantes. Rosmery Ajata es la protagonista. Vive en una villa del Bajo Flores, y consigue trabajo de sirvienta en zona norte, en la casa de unos extraños mellizos. Culta e inteligente, su irrefrenable curiosidad la ha llevado anteriormente a meterse en problemas, ya que no puede evitar enterarse de cosas que mejor le convendría no saber. Intrigas que involucran corrupción policial, nazis y sacerdotes, y demás sórdidos personajes.
 
 
Bolita fue la última historieta que hicieron juntos Trillo y Risso. Empezó a publicarse en el número 50 de la revista Fierro, en diciembre de 2010, y se extendió hasta el número 58, de agosto de 2011. Carlos Trillo falleció en mayo de 2011, hallándose de viaje en Londres. Al momento de publicarse el último capítulo, Eduardo Risso despidió a su amigo con una carta abierta, que publicamos como extra en el libro.
 
 
Los autores
Carlos Trillo: Comenzó a escribir guiones con Un Tal Daneri , El Loco Chávez, Alvar Mayor , Las Puertitas del Señor López, Charlie Moon, Los Misterios de Ulises Boedo, Peter Kampf lo sabía y siguió con Spaghetti Brothers, Cybersix , Fulú, Borderline, Boy Vampiro y Clara de Noche. En los últimos años escribió Boggart, El Síndrome Guastavino , Jusepe en Amerique, El tiempo del mal, Sasha Despierta y colaboró en Fierro, Genios, Jardín de Genios y Página/12, donde publicó por más de 15 años Clara de Noche. Ganó el premio al mejor guión en Angoulême por Cosecha Verde (conocido en Francia como La Grande Arnaque) y fue ternado por Fulú y por El Síndrome Guastavino. Ganó el Yellow Kid en Lucca, el premio del Saló del Comic de Barcelona y el premio Attilio Micheluzzi en el Napoli Comicon. Trillo falleció en mayo de 2011.
Eduardo Risso: Nacido en 1959 en Leones, provincia de Córdoba, Argentina. Comenzó su carrera como ilustrador del diario La Nación en 1981. A continuación publica diversos trabajos en las revistas Eroticón , Satiricón y diversos títulos de Editorial Columba. Algunos de sus trabajos más conocidos son Caín, Parque Chas, Tales of Terror, Alien Resurrection, Jonny Double, 100 Bullets, Spaceman, Logan, Batman: Broken City, Flashpoint Batman: Knight of Vengeance. Obtuvo los premios Eisner (2001, 2002 y 2004), Harvey (2002, 2003 y 2008), Yellow Kid (2002). Desde 2010 actúa como presidente del Comité Organizador de Crack Bang Boom - Convención Internacional de Historietas, en la ciudad de Rosario, en la Argentina.
Trillo y Risso tienen una extensa obra en conjunto: Fulú, Simón, Boy Vampiro, Video Noir, Borderline, Luna Roja, Chicanos. Publicada en la revista Fierro a partir de 2010, Bolita es su última colaboración.

LA NUBE SIGUE EN SU LUGAR

$
0
0
(Información de prensa) Estamos conmovidos por cada voz que se sumó. Agradecemos infinitamente a cada una de las 23.313 personas que firmaron la petición para que La Nube continúe en su espacio del Barrio de Chacarita.
La Nube es una realidad, es un territorio de sentidos que no está cerrado. Hoy finalizamos la petición, ya que comprobamos que La Nube no está en la lista de inmuebles innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque no hubo aún una notificación fehaciente que garantice que esto no volverá a ocurrir. Se cierra con la alegría compartida y la atención indispensables para seguir abriendo otros caminos.

Defendemos La Nube.
Un territorio para los chicos y la memoria.
Hoy y siempre.
Gracias.
Pablo L. Medina y Ana Medina
La Nube Infancia y Cultura.

CONFERENCIA DE LAILSON SOBRE LA INFLUENCIA DEL ARTE EN LAS HISTORIETAS

$
0
0
(Información de prensa) El martes 20 de noviembre, a las 19:30 horas, Lailson estará dictando la conferencia Arte & Arte Secuencial. La influencia del Arte en las Historietas, en el Auditorio de la Caixa Culturalde Recife, Brasil.


El que esté por el lugar, que no se lo pierda. Después no digan que no sabían.

NOVEDADES SOBRE LAS LEYES PARA DIBUJANTES

$
0
0
(Información de prensa) Dibujantes Trabajando comunica los movimientos realizados en estos últimos días por el multiespacio (conformado por ADA, Foro de Ilustradores, Banda Dibujada y dibujantes independientes no agrupados), con respecto a las leyes de "asignación mensual" (entiéndase como una especie de "jubilación"), para dibujantes argentinos.


AURA: Debido a que no llegó al tratamiento parlamentario el proyecto cae a fines de noviembre del corriente año. Mantuvimos varias reuniones con el diputado Carlos Raimundi, para ver qué posibildades tenía el proyecto. En los intentos por AURA, Raimundi nos presentó gente de Previsión Social, Presupuesto (ver Aclaración) y Cultura de la cámara de Diputados para lograr su apoyo y tratamiento. Pero lamentablemente nos jugó en contra la falta de tiempo y el año electoral.
Aclaración: Es importante para Presupuesto saber qué cantidad de dinero implica una asignación de este tipo. Por ese motivo es necesario un censo. Presentamos el censo efectuado en el 2011. Pero nos sugirió de completarlo con las fechas de nacimiento y DNI de los colegas, para tener datos precisos a la hora de presentar en Presupuesto/ANSES. Si bien en el censo hecho desde el Foro se pidieron esos datos, los realizados desde ADA y Dibujantes de Banda Dibujada, no. Por ese motivo decidimos realizar un nuevo censo con estos datos desde Dibujantes Trabajando. Con Raimundi quedamos en ver de volver a presentar AURA en marzo de 2014, si es que no surge la ley de la diputada Bianchi.

Dip. María del Carmen Bianchi: Este proyecto, además de nuestras disciplinas, incluye a los artistas visuales (plásticos y escultores). Debido a que ya había otros dos proyectos presentados por otros diputados del FPV, decidieron juntarlos en uno solo. El que tiene predictamen con tratamiento ya aprobado en la Comisión de Previsión Social. Por medio de la diputada y asesores, logramos reunirnos con los asesores de los otros diputados de Cultura para sugerir algunas modificaciones de gran importancia en dicho predictamen, los cuáles fueron aceptados. El próximo martes se reunirán los diputados de Cultura para ver si estas modificaciones no alterarían el curso parlamentario para que el proyecto sea tratado ya en la comisión de Presupuesto. Instancia en que si es aprobado por dicha comisión pasaría al Senado para hacerse Ley. No creemos que llegue por lo que queda del año. Por lo que el proyecto, con Cultura y Previsión Social aprobados, arrancaría en el 2014 para tratarse en Presupuesto y seguir el curso parlamentario mencionado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Debido al nombramiento de Isol como "Ciudadana Destacada", el diputado porteño Rafael Gentili, nos ofreció realizar un proyecto similar a AURA y al de los músicos que ha presentado en la ciudad de Buenos Aires. Esto sería para todos los colegas que habiten en la ciudad. Algo muy parecido a otras leyes para escritores existentes en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Catamarca. El proyecto lo estamos intercambiando con asesores, una vez acordado y dado el visto bueno, lo publicaremos en este blog para la lectura de todos los interesados. Lo que pensamos es que, dada la oportunidad, si se lograra una ley aquí en la ciudad, serviría como jurisprudencia para avanzar en las demás si es que en Nación no se logra alguna de las leyes mencionadas. En el caso de que se aprobaran una y otra ley, es decir Nación y Ciudad, quedará en los colegas adherirse al beneficio que más le convenga.
Seguiremos comunicando.

Dibujantes Trabajando

THOR. UN MUNDO OSCURO: LA JUSTA MEDIDA

$
0
0
Thor: Un mundo oscuro. Director: Alan Taylor. Protagonistas: Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), Tom Hiddleston (Loki), Anthonny Hopkins (Odín), Jaimie Alexander (Sif), Christopher Eccleston (Malekith), Idris Elba (Heimdall), Ray Stevenson (Volstagg), Zachary Levi (Fandral), Tadanobu Asano (Hogun), Rene Russo (Frigga) y Adewale Akinnuoye-Agbaje (Algrim el Fuerte/Kurse), entre otros. Participación especial de Chris Evans (Capitán América), Benicio del Toro (El Coleccionista) y Stan Lee. Guionistas: Christopher Yost, Christopher Markus, Stephen McFeely, Don Payne y Robert Rodat, basado en personajes y situaciones del cómic Marvel, con especial referencias a las sagas firmadas por Stan Lee, Jack Kirby y Walt Simonson. Marvel Studios. EE.UU., 2013.

Cinco años. Siete películas. Una serie de TV. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que esta Thor: Un mundo oscuro (Thor: The Dark World, 2013) es la síntesis perfecta de una espectacular concepción visual, la destilación mejorada de un esilo narrativo, la capitalización concreta de todo lo aprendido en este largo recorrido. Equilibrada mezcla de acción, romance y comedia ligera, la secuela de Thor (y, en gran parte, de Los Vengadores) cumple como compartimento estanco y dignifica como octavo engranaje del Universo Marvel cinematográfico.


Autoasumiendo sus puntos más flojos como parte indisoluble del todo, Un mundo oscuro juega permanentemente a dos bandas: La escala faraónica del entretenimiento de género, imprescindiblemente global y ambiciosamente multimillonario; y la introspección intimista apoyada en el desarrollo de personajes fuertes y diálogos que permitan su lucimiento (y el lucimiento de los actores que los interpretan, obvio). En el primero de los rubros, el filme dirigido por Alan Taylor hace rendir las posibilidades tecnológicas a su alcance, aunque no pueda evitar el rápido acostumbramiento del ojo ante la imaginería gráfica desplegada. Y en el segundo de los casos, se beneficia con la presencia de Tom Hiddleston, cuyo Loki hace crecer la película a golpes de ambigüedad moral incontenible.


Recargada de personajes (algunos bastante desaprovechados), la nueva aventura del Dios del Trueno se nutre de la mitología nórdica y de la mitología marvelita por igual, intercalando batallas grandilocuentes con secuencias que van desgranando (e hilvanando) las relaciones interpersonales entre Thor (Chris Hemsworth) y Jane Foster (Natalie Portman), entre Thor y Sif (Jaimie Alexander), entre Thor y Odín (Anthonny Hopkins); y entre Thor y Loki. En el mientras tanto, la historia (bastante pobretona) se enreda con el ancestral enfrentamiento entre los asgardianos y los elfos oscuros comandados por Malekith, una anómala alineación de los nueve reinos cósmicos y la posibilidad de que se cumpla un catastrófica profecía para el cosmos.


Notable traslación de las características constitutivas de lo que se ha dado en llamar “Estilo Marvel” de los cómics, Thor: Un mundo oscuro combina las intrigas palaciegas shakespereanas con los retruécanos melodramáticos de las telenovelas. Y aprovecha, en su justa medida, la sensación de universo cohesivo y en estado de expansión que la franquicia (¿o las franquicias?) ha tomado como indeleble seña de identidad, mediante cameos y escenas post-créditos que adelantan lo que vendrá. Sí, acá también hay que quedarse hasta el final.
Hasta el final, dije. No sean impacientes.
Fenando Ariel García 

Links: 

LA COMISIÓN DE CULTURA DE DIPUTADOS DIO DICTAMEN A LA UNIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY PARA DIBUJANTES

$
0
0
(Información de prensa) En la sesión de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación se dio dictamen a la unificación de los proyectos de Ley 2514-D-13; 4033-D-13 y 6439-D-13 (el proyecto de la Diputada Bianchi está en http://dibujantestrabajando.blogspot.com.ar/p/proyectos-bianchi.html).
Los mismos involucran a los artistas visuales.
El martes pasado los asesores de los diputados aceptaron las modificaciones que acercó Dibujantes Trabajando, para que quede constancia de su labor, según está especificado en el proyecto de la diputada María del Carmen Bianchi.
La diputada Bianchi solicitó, sin retrasar el proceso parlamentario, que dichas modificaciones sean tomadas en cuenta para considerar la labor y el aporte que hacen los dibujantes de historietas, humor gráfico e ilustradores a la cultura nacional y educación del pueblo argentino.
Fue apoyada, en su exposición, por la diputada Marta Brawer, autora del proyecto 4033-D-13 para los artistas visuales.
En común acuerdo, los diputados de la Comisión de Cultura dieron giro nuevamante a Previsión Social para incorporar las modificaciones antedichas. Luego el proyecto se elevará a la Comisión de Presupuesto, instancia a realizarse en el 2014.
Si en esta etapa es aprobado en Diputados, pasará a Senadores, para luego convertirse en Ley.
Todo este esfuerzo y trabajo ha dado ya resultados concretos. De pasar a un trámite de mesa de entradas en el Congreso, Dibujantes Trabajando logró instalarse ya en "trámite parlamentario".
¡Falta poco para una Ley de Asignación! 

Más información en: 
Viewing all 2226 articles
Browse latest View live